2 中国画审美标准的思考Word格式文档下载.docx
- 文档编号:16765070
- 上传时间:2022-11-25
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:70.65KB
2 中国画审美标准的思考Word格式文档下载.docx
《2 中国画审美标准的思考Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2 中国画审美标准的思考Word格式文档下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
艺术家与工匠的区别就在于是否有思想、有文化底蕴。
顾绍骅的艺术思想提出:
中国画的发展必须依照“中国方式”——集中国传统文化底蕴(诗、书、画)为一体的观点——“诗情画意”是中国画的灵魂和中国画发展方向;
同时,也是世界美术作品的发展方向!
各个画种都有自己的特点,而代表中国民族文化的中国画是具有“诗、书、画”等中国民族文化特征,这是中国画的根本;
其最高境界就是“诗情画意”。
中国画【辞海释义】:
简称“国画”。
反映中国美术传统(文化)特色的画种。
具有悠久的历史和独特的审美情趣,在世界美术领域占有重要地位。
------中国画强调“外师造化,中得心源”,超越形似而重在传神,以钩皴点染、枯湿浓淡、疏密繁简、计白当黑等表现手法描绘图像景物,结构布局不拘于焦点透视,讲究色、墨、空与点、线、块的变化对比。
与书法、篆刻乃至诗词艺术的紧密结合,也是中国画的一大特色。
中国传统文化艺术浩如烟海,而中国画的形式和一般的绘画形式既有区别又有联系。
《梦溪笔谈》中说道这样一个故事:
相传唐代诗人、画家王维得到客人送的《按乐图》很兴奋,王维说这是画的《霓裳羽衣曲》第三遍的第一段,客人不信,请来乐工演奏那段舞曲,这才信服。
因此说,图画只能画出一瞬间的演奏活动即“止(只)能画一声”而不是一段舞曲的演奏过程。
唐代诗人徐凝在题画诗中这样写道“一水寂寥青霭合,两崖崔萃白云残;
画人心到啼猿破,欲作三声出树难”诗的前两句是写画中景,后两句是诗人发出的感叹:
画家挖空心思,终究画不出“三声”连续的猿啼,因为他止(只)能画一声,而凄楚动人的猿三声,是画面上表达不出的,此绘画之弊也……。
然诗歌(词、赋)却能做到表现时间、空间、环境、音乐、舞蹈等,人世间的喜、怒、哀、乐及万事万物的刻画等——包罗万象;
也正好弥补绘画之不足。
但诗是含蓄的,不及画的直观通俗易懂。
历来有诗、书、画同源之说,三者的最高境界是“诗情画意”;
都是写心、写思想、抒发感情的。
因此,从根本上说,三者是相通的。
历来的书画家,一般都精于诗词创作,如大画家、大文豪苏轼评价唐代的诗、书、画大家王维:
“观摩诘画,画中有诗;
味摩诘诗,诗中有画”。
达芬奇说:
“画是哑巴诗,诗是盲人画”。
古希腊诗人西蒙尼德斯说:
“画为不语诗,诗是能言画”。
清代文学批评家姜夔指出:
“舒(抒)写胸臆与发挥景物结合起来”。
艺术家完成画的创作后,再作一首题画诗,这样画与诗相互补充,相互辉映,相得益彰;
使艺术家的艺术境界(作品),得到淋漓尽致的发挥——“诗情画意”。
的确,中国绘画的这种观念也正是把握了中国艺术的精神实质,把握了中国艺术诗性的品质特点,才经受住了时间风雨的考验,并一直影响至今。
宋代哲学家程伊川说过:
“冲漠无朕(天地未判时的宇宙原始状态),而万象昭然已具。
”昭然万象以冲漠无朕(天地未判时的宇宙原始状态)为基础,使实中有虚、虚中生实,空外余波,袅袅不绝,“无画处皆成妙境”(笪重光语),这便是中国画在对意境美的追求中最不可言传的精神所在,加之诗、书、画、印结合,可以把几种艺术融为一体,相互辉映,既能丰富画面内容,又能扩大画面境界,给人以更多的审美享受;
因此,诗情画意是中国画的至高境界。
【中国的格律诗词讲究程序、格式、谱式,言简意赅;
唐诗宋词流传千余年,至今为人所喜爱,因此,经典的是永恒的。
“五四”以来的新诗也有经典之作,为什么所记住所传诵的却不是太多。
为什么?
】
看中国画,如何看虚与实。
有人说中国画不科学,留那么多的空,那么多的虚,看人家西洋油画画得多么厚实。
事实上这恰恰就是中国画的妙处所在——中国画就是用虚不用实。
并不是说不能写实,唐宋画就把“写实主义”搞得很好。
非不能也,实不为也。
中国人的思想受道家影响深远,不愿心为物役,追求境由心造的平衡心态。
唐司空图《诗品·
雄浑》所说“返虚入浑(指诗作空灵,入于浑然之境。
)”,意即返虚方能入浑。
这个“浑(“全部、满是”之意也)”,而是更高级的无所不包极端复杂之浑。
“实”就在眼前一览无余,最大也是有边际的,最满也是有限度的。
只有返虚入浑,方能无边际,其大无外,其小无内。
如李煜词句:
“问君能有几多愁?
恰是一江春水向东流。
”他不实答,却一下使你面对滔滔东流的大江。
如果只是一实,还能有那样丰富的含义,那样阔大的境界吗?
诗情画意是时空的融合,因此,“没有最好,只有更好”令欣赏者没有统一“标准”,并且,在创作与欣赏中需要有一定的中国传统文化素养。
虽然,少了西画那样的“清晰、一览无余”却存有东方审美特有的含蓄、朦胧,甚至有些模糊、迷离……;
这也有了“神秘感”,增强了“想象空间”,犹如:
“隔纱观美景、月下看美人——越看越喜欢”,在理解“诗情”后,更能了解“其中味”;
这是西方绘画所望尘莫及的。
造型上,不拘于表面的肖似,而讲求“妙在似与不似之间”和“不似之似”。
“绘画以形似,见与儿童邻(绘画如果以画得“形似”而判定好与坏,他的见识与儿童一样)”也正是苏轼对先贤们艺术实践的理论总结。
它之所以能够存在,并且,具有旺盛的生命力,一直被文人们捧为绘画的至理,原因是写实造型不符合中国画的笔墨情趣。
中国画以线为骨,以墨为肉的表现手段,致使笔墨在能渗化的宣纸上得以自由地发挥,这种独特的美:
“笔墨酣畅、气韵生动”,书写空间得到解放,从而使中国绘画的空间也随之得以解放,因而促进写意画的萌芽和进一步的发展。
写意画强调的是气韵的生动和笔墨所呈现出来的情趣美感,是借助中国画的工具材料来宣泄自己内心的情感,所以在作画的过程中强调随心所欲,从而达到物我一体,天人合一的境界,同时他们还强调灵感火花的闪现,也就是偶然性的灵光一闪,便获得了绘画中的“逸品”。
这还离不开在中国哲学虚空的宇宙观(老子“万物生于有,有生于无”)影响下艺术家对诗化的精神内质与诗意的形式外观的永恒追求。
【郎世宁的绘画是典型的中西结合,他的作品康熙看后,把宫廷画院院长邹一桂找来,让他品评。
邹一桂看后说:
“工则工矣,不入品评。
”意思是说,画得很像、很细,但是不值得去品评,也可理解为不能品评(郎世宁的作品虽然画工精致,但是缺失中国传统文化,而不能评为好的中国画)】
梁漱溟在《中西文化及其哲学》里说的一句话:
“中国文化是向内的(含蓄、隐藏)。
”这一句话道破了中国文化的天机。
伟大的教育家蔡元培指出:
“西画近建筑(理性的,以描摹客观物象为重点),中国画近文学(感性的,以借物抒怀、诗情画意为本源)。
”即:
西方的绘画近似建筑一般的理性——写实性强;
是客观事物的模仿(描摹)。
而中国画是近乎文学作品一般的个性强烈,艺术化的客观事物(超然物外、不受具体物象的束缚),因而达到“借景抒情、托物言志”的目的——来源于生活,而高于生活(是生活的提炼,是情感的宣泄)。
因而,会按照中国传统文化的方式来表现。
由此看来,中西方绘画的价值取向是不同的,评价标准也是不同的;
当下,国人对中国画的审美标准,仍然是延续与西方绘画的一样,把“画得像不像”、细腻程度(写实性),作为评价作品好与坏的“唯一标准”,是绝对错误的!
要知道,自从1839年8月19
日法国画家达盖尔公布了他发明的“达盖尔银版摄影术”,于是世界上诞生了第一台可携式木箱照相机。
西方艺术家们开始思考“能否将写实风格进行到底”了。
于是,在“巴比松画派”后,西方的“印象主义、野兽派、抽象艺术、超现实主义……”成为了西方绘画的“主流”或发展方向;
艺术家莫奈、梵高、毕加索的作品并非“写实主义”他的作品却倍受人们喜爱:
莫奈、马奈作品的“笔触未经修饰而显见,构图宽广无边,尤其着重于光影的改变、对时间的印象……”写实性已经被西方人抛弃,并且,随着“人工智能时代”的到来,机械的写实性(手机照片都能胜之)的“艺术品”,必将分文不值!
如:
《(绘画写实性)欲使其灭亡必先使其疯狂》,迄今为止世界上最昂贵的十幅名画中没有“写实性”的;
而在当下,国人却无知得“牢牢守住写实性”;
而本应该守住的优秀中华传统文化,却当作“四旧”而抛弃,我为这些混账行为而羞耻;
随着时代发展,艺术品中的人文性“诗情画意”,比较显得越来越重要;
笔者为复兴中华传统文化而呐喊!
针对现在“千人一面”,以技求技、只见技法,不见思想(借物抒怀、托物言志)舍本求末状态,我们必须这样思考:
学书法的人,书法学习、模仿王羲之的,写得非常好,甚至与王羲之一模一样,他不能称为“书法家”;
为何?
因为,艺术也是“专利品”,很讲究原创;
这原创性是唯一的,不是工艺品,工艺品可以复制;
只要是看得美观、细腻、真实,可以无限量地复制;
而艺术品就不同了,众所周知,吴道子、巨然、马远、夏圭等古代画家,黄宾虹、傅抱石、李可染、陆俨少、张大千等近代画家都有独特的绘画风格;
人们提到吴道子,我们就知道什么是“吴带当风”;
提到马远、夏圭我们就知道什么是“马一角与夏半边”;
提到傅抱石我们就知道什么是“抱石皴”;
提到李可染我们就知道什么是“浓重浑厚,深邃茂密”……。
这些艺术家以其独特的风格创造历史,我们后人学习继承,一定要有自己的“面目”,否则,只是没思想、没灵魂的“复制品”。
王羲之的书法是艺术品,那么“刘羲之”、“张羲之”的书法作品,就算是写得与王羲之一模一样的好,最多只能算是工艺品,所以,书奴的作品永远没有价值(缺乏原创的,复制品充其量算“工艺品”,而非艺术品!
)这些道理是告诫我们千万不要抄袭或者复制前人的作品,否则只有死路一条。
我赞同:
搞艺术的人,做中国画,实际做的是精神,而绝非职业。
画画,是精神之事,是思想情感之事,是文化修养之事,是一个人的生命品格。
古人云:
人品不高,落墨无法。
那么,有个“参照体系”,就不再是“凭空而论”了;
参照国画大师陆俨少的“十分功夫,四分读书,三分写字,三分画画”论定演变,产生中国画的评价标准:
国学思想、诗情画意(借景抒情、托物言志)占四层,中国书法占三层,中国画技法占三层。
中国画评价标准(图表):
有了以上评价“标准”,我们可以轻松判定是否是“中国画”,以及中国画品位的“高低”;
毕竟“越是传统的,就越具有民族性;
越是民族的,就越具有世界性。
”
附图:
一、历代画家的诗情画意作品选(八幅图片)
二、迄今为止世界最贵的艺术品选(二幅图片)
【图片说明】
第十位
《呐喊》作者:
挪威画家爱德华·
蒙克
成交价:
1.199亿美元
收藏者:
彼得·
奥尔森;
于2012年5月在纽约苏富比拍卖,创造了当时拍卖的最高价格纪录。
第九位
《阿德勒·
布劳赫·
鲍埃尔肖像I》作者:
奥地利著名画家克林姆特2006年6月20日成交价:
以1.35亿美元(调整后价格1.58亿美元)被化妆品巨头罗纳德·
S·
劳德收购
成为当时单幅人物肖像油画最高拍卖纪录
第八位
《女人III》这是创作的六幅「女子」系列画作的第三幅;
作者:
荷兰籍美国画家威廉·
德·
库宁
于2006年11月最终以1.37亿美元的价格转手(调整后价格:
1.62亿美元)
第七位
《1948年第5号》作者:
美国画家杰克逊·
波洛克该画被墨西哥金融大亨:
大卫·
马丁内斯于2006年11月3日以1.4亿美元价格收藏(调整后价格:
1.65亿美元)
第六位
《弗洛伊德肖像画习作》作者:
弗朗西斯·
培根
意大利藏家,姓名未知2013年11月12日,在纽约佳士得拍卖场上,《弗洛伊德肖像画习作》被拍出1.42亿美元,创造了新的全球艺术品的拍卖较高价纪录。
第五位
《梦》作者:
巴勃罗·
毕加索
2013年3月27日,美国对冲基金经理史蒂文·
科恩从赌场大亨史蒂夫·
永利的手里,以1.55亿美元的天价收入囊中(调整后价格:
1.58亿美元)
第四位
《侧卧的裸女》作者:
阿梅代奥·
莫迪里阿尼
收藏者:
刘益谦
本作品出自莫迪利阿尼于1917年的创作,最终以1.7亿美元被中国藏家刘益谦拍走,同时创造了莫迪利安尼作品拍卖新纪录。
第三位
《阿尔及尔的女人》作者:
1.794亿美元
在佳士得被某未知人士拍走。
第二位
《玩纸牌者》作者:
保罗·
塞尚
2011年,卡塔尔王室以1.6亿英镑收入囊中;
(约合2.59亿美元,人民币16亿元)
第一位
《你何时结婚?
》作者:
高更
3亿美元
卡塔尔籍买家
这幅油画是高更于1892年所作,作品中所画的是两名大溪地女子,之前是由一位瑞士收藏家所拥有,一直借给巴塞尔艺术博物馆展出。
二〇一八年三月三日星期六
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国画审美标准的思考 中国画 审美 标准 思考